maria - YouCine - Página 15 de 26

Oppenheimer: Um momento no tempo fica parado

Oppenheimer

Inúmeras pessoas esperaram para derrubar Nolan como um dos diretores mais influentes do século XXI, mas ele permaneceu na liderança do grupo, defendendo incansavelmente a experiência de ir ao teatro. Formado em Literatura Inglesa, com sua paixão pelo cinema e seu perfeccionismo quase obsessivo, Nolan conquistou um grande número de fãs, ou “devotos”, em todo o mundo, esperando pacientemente por seu Oppenheimer, esperando que ele mais uma vez diga ao público, por meio da magia das imagens, que há mais por trás do mundo à nossa frente. O melhor filme do ano, Oppenheimer, está disponível para assistir no YouCine.O YouCine tem uma enorme variedade de filmes, programas de TV, documentários, programas infantis e muitos outros tipos de conteúdo de vídeo. O diretor britânico, que tem um estilo pessoal forte e não está disposto a baixar o QI do público, tem se tornado cada vez mais fiel a si mesmo, como pode ser visto em seus filmes recentes. Seus roteiros não se concentram apenas no chamado “quebra-cabeças”, mas, em termos de assunto, questões, técnicas narrativas e até mesmo o limiar de visualização do cinema, ele transcende o nível de apelo ao entretenimento ou ao valor artístico e se concentra mais em abrir uma nova visão do mundo. Dessa vez, por meio do filme biográfico Oppenheimer, a vida controversa de Oppenheimer, o pai da bomba atômica, é contada ao mundo. Oppenheimer Eu sou agora o Ceifador, o destruidor de mundos Por que as pessoas precisam ver a história de Oppenheimer? Desde o surgimento da arma nuclear, o mundo tem se dividido em antes e depois e, de uma perspectiva histórica, o desenvolvimento da arma nuclear não levou apenas à criação de uma nova arma, mas à abertura de um mundo totalmente novo. A biografia original na qual Oppenheimer se baseia, intitulada American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer (Prometeu Americano: O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer), abre o filme com Prometeu roubando o fogo dos deuses e levando-o ao povo. Prometeu rouba o fogo dos deuses e o leva para o povo, sinalizando que Oppenheimer sempre estará carregado de orgulho e pecado, aplaudindo e gritando. Nolan sempre foi conhecido como “o mago do tempo”, o tempo é algo que as pessoas não conseguem realmente entender, mas podem sentir profundamente, então vimos o tempo ser cortado em “Memory Jigsaw”, o tempo ser estendido em “Total Initiation”, o tempo ser comprimido em “Interstellar Effect”, o tempo ser fundido em “Operation Dunkirk”, o tempo ser revertido em “TENET” e, em “Oppenheimer”, o tempo é revertido. Oppenheimer é o tempo parado, permanentemente parado, em um momento histórico, em um momento de possibilidade quase zero, em um momento em que Einstein se vira e fecha os olhos. Por meio da controversa audiência de liberação de segurança de Oppenheimer, o filme de Oppenheimer primeiro relaciona sua carreira acadêmica e sua pesquisa e, em seguida, concentra-se no desenvolvimento de armas nucleares, com Oppenheimer como líder de um grupo de cientistas importantes recrutados para trabalharem juntos na construção da arma secreta definitiva contra os fascistas no Laboratório de Los Alamos, no Novo México, EUA. Eu achava que a explosão do teste da bomba atômica era o clímax do filme, mas não sabia que a última parte era a revelação da verdade. Por trás do gigantesco Projeto Manhattan, havia um cabo de guerra político que manipulava a ideologia e levou Oppenheimer a se tornar um mártir na jihad anticomunista dos Estados Unidos, o que é um entrelaçamento emocionante dos altos e baixos da vida desse “pai da bomba atômica”. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, no momento da detonação, o mundo inteiro pareceu prender a respiração, a luz ofuscante chocou tudo, todos nós ignoramos a diferença entre a velocidade do som e a velocidade da luz, e somente depois de alguns segundos de silêncio mortal é que o som ensurdecedor da explosão foi ouvido. Esse momento se tornou uma lembrança que ele tentou esquecer pelo resto da vida, como os rastros deixados pela guerra no coração das pessoas, constantemente emaranhados, constantemente ocorrendo. Ele se lembra repetidamente de entrar no auditório em meio ao som dos passos alegres da multidão, de não conseguir distinguir entre aplausos e gritos, excitação e dor, de não conseguir reconhecer os rostos que se desfazem sob a luz forte, de fingir estar calmo para fazer o discurso que deveria fazer e de se surpreender ao ver cadáveres carbonizados sob seus pés e pessoas vomitando ao ar livre. Somos levados ao mundo interior de Oppenheimer, e ele é o único que testemunha suas mãos cobertas de sangue, cada passo contraditório e vacilante, coberto pela culpa de ser um herói e um ceifador ao mesmo tempo. Com o ponto de vista de Oppenheimer em cores e o de Lewis Strauss (ex-presidente da Comissão de Desenvolvimento Atômico dos EUA) em preto e branco, Nolan tem o cuidado de oferecer duas perspectivas históricas opostas e, na narrativa introspectiva, o espectador aprende gradualmente as origens da inimizade entre os dois homens e até mesmo faz uma analogia com a relação entre Mozart (Wolfgang Amadeus Mozart) e Antonio Salieri na peça teatral Amadeus, de Peter Levin: um homem brilhante, genial, genial, que é um grande homem e uma grande mulher. Até mesmo a relação entre Wolfgang Amadeus Mozart e Antonio Salieri na produção teatral de Peter Levin Shaffer de Amadeus é análoga: uma mente brilhante e atormentada e um homem pequeno e poderoso que o admira e o atormenta. Como você pode ver, enquanto os detentores do poder permanecem para sempre nas sombras, a vida de ninguém pode resistir a um exame minucioso e, muitas vezes, está repleta de erros irreparáveis, mesmo que Oppenheimer tenha contribuído inúmeras horas em alguns níveis. Você pega uma pedra e encontra uma víbora embaixo dela Como Oppenheimer é um filme biográfico, a maioria das obras é difícil de evitar o heroísmo, e a trilogia O Cavaleiro das Trevas pode ser vislumbrada, Nolan não está negando o … Ler mais

Soul é o verdadeiro significado do jazz, a música da alma

Soul

Se você teve um ano muito ruim e mal conseguiu entregar a folha de respostas “Estou vivo”, depois de assistir a Soul, acredito que terá coragem de abraçar o mundo novamente. Assista ao filme de animação Soul no YouCine, uma plataforma abrangente de streaming de vídeo on-line que oferece aos espectadores uma ampla variedade de filmes e programas de TV, além de recursos como interação social e recomendações personalizadas para aprimorar a experiência de entretenimento do usuário. O que aconteceu com o Soul?       Soul é um filme sobre um professor de ensino médio, Joe Gardner. Soul conta a história de Joe Gardner, um professor do ensino médio que recebe a oportunidade dos seus sonhos: tocar em um dos melhores clubes de jazz de Nova York. Devido ao excesso de empolgação, ele entra em um poço que está sendo consertado, e um pequeno erro o leva das ruas movimentadas de Nova York para um lugar fantástico – “Where Life Comes From”. Determinado a retornar à Terra, Joey conhece uma alma precoce, “22”, a quem ele tenta mostrar o esplendor da vida e, por fim, percebe as respostas definitivas para suas próprias perguntas. Ele tenta mostrar a 22 o que é a vida e, por fim, percebe a resposta definitiva para as perguntas de sua própria vida.       Joey é um fã incondicional de jazz, e o jazz está presente em todo o filme, ligando cada detalhe, em uma variedade de sons, que nos mantém nas emoções delicadas, com uma forte ressonância. Início desordenado, ritmo caótico da vida       O filme Soul começa com Joey regendo um grupo de alunos do ensino médio em uma apresentação de banda, e o entusiasmo de Joey, em contraste com a atitude descuidada dos alunos e o caos da música, ninguém realmente se importa com o regente de Joey, exceto a garotinha Connie, que se esquece de tocar o saxofone, mas atrai o ridículo de todos, e então Joey conta a experiência de seu próprio pai com o amor pelo jazz, a improvisação, tocando uma peça de piano de jazz, ele improvisou. Joey toca uma peça de piano de jazz, e sua total devoção é finalmente interrompida por uma batida forte na porta.      Essa é uma demonstração clara do caráter de Joey, que é cheio de entusiasmo pela vida, mas está cuidadosamente carregando seu peso sob pressão. A música caótica tocada pelos alunos sugere as várias pressões que surgem sob a cidade de Nova York, criando um senso especial de lugar e tempo. Esse caos também mostra o atual estado deplorável da vida de Joey, dia após dia, o conformismo e a incapacidade de buscar seu amor pela música com todas as suas forças. A zombaria da garotinha Connie é, na verdade, a zombaria da sociedade em relação ao tipo de Joey, preparando o caminho para a escolha emaranhada de Joey entre a realidade e seus ideais mais tarde. Mudança emocional, entrando erroneamente no mundo da fantasia       Quando o sonho de Joey se torna realidade e ele consegue seu primeiro emprego como músico, o filme apresenta uma bela e alegre melodia de piano, e quando ele cai em um poço e chega ao “lugar de onde a vida vem”, a trilha sonora muda para uma música eletrônica etérea e abstrata, que expressa a faculdade da mente e o outro lado do mundo sem nenhuma entidade física, criando uma atmosfera ambígua e mostrando um universo novo e etéreo. O filme Soul define e apresenta dois mundos completamente diferentes por meio de dois estilos musicais, dois estilos musicais completamente diferentes, levando-nos a alternar entre a “realidade” e o “lugar de onde viemos”, o que facilita para o público entender a visão de mundo independente apresentada no filme. O filme apresenta visões de mundo e culturas independentes, e a música cria ambientes diferentes e uma sensação de imediatismo, permitindo transições de cena ordenadas e uma melhor experiência para o público. A rica experiência sensorial do Soul       Quando o Soul 22 chega pela primeira vez a Nova York na Terra e foge para a porta do hospital, o filme narra e complementa a trama por meio do som, com um grande número de sons barulhentos, como helicópteros, buzinas de carros, pedestres caminhando, caminhões de bombeiros buzinando, apitos da polícia de trânsito, gatos rugindo ……. Mobilizar totalmente os sentidos da plateia para obter o efeito de fluxo, moldando o ambiente real de Nova York – uma cidade industrial movimentada, complementada por uma música jazz leve para produzir um senso de sagacidade, com um certo tom cômico. A música nos faz sentir como se estivéssemos lá para vivenciar a perplexidade e a inquietação de 22 pessoas diante de um novo mundo, ao mesmo tempo em que gera uma nova compreensão de coisas familiares, trazendo uma sensação de frescor e curiosidade. Desacelere e perceba o verdadeiro significado da vida       Após o retorno bem-sucedido de Joey à Terra, ele faz um show de jazz espetacular, e a energia que explode do jazz é um verdadeiro deleite para o público. Mas, depois do show, Joey se sente decepcionado, pois esperou ansiosamente por esse dia durante toda a sua vida, mas quando o dia chega e ele consegue o que quer, sua fé é abalada.       O filme de Soul nos leva aos inúmeros momentos felizes da vida de Joey e ao dia mais especial de sua vida – o dia em que ele conheceu a 22 – por meio da improvisação do piano de Joey quando ele volta para casa. Somos levados de volta no tempo para o som suave do piano, a luz do sol, os aromas, os pequenos sons, o toque de uma folha caindo em sua mão, e o que nos ilumina pode ser uma melodia ou apenas uma fatia de pizza quente. O piano na medida certa produz um forte efeito de empatia que ressoa fortemente com o público, que não apenas vê e ouve, mas também cresce e se realiza junto com Joey em meio a esse sentimento de empatia, ganhando força … Ler mais

Slow Horses Temporada 3 Exclusivo

Slow Horses Temporada 3

Assista a Slow Horses Temporada 3 no YouCine! O YouCine reúne uma ampla seleção de filmes, séries de TV, documentários, programas infantis e outros gêneros de conteúdo de vídeo. Slow Horses Temporada 3: As lutas e os bastidores políticos de um agente marginal Slow Horses Temporada 3 Um velho seboso com uma gangue de subordinados desperdiçados fica escondido no esquecido departamento marginal do MI5, realizando um trabalho de escrivaninha sem sentido enquanto se protege contra o fato de seus chefes não cumprirem suas obrigações. Lamb, o líder dos “cavalos inferiores”, acordou com um sobressalto ao som de seu próprio peido, cuspindo uma boca cheia de dentes amarelos e exalando um odor pútrido de esgoto pela tela, com seu cabelo pegajoso que não era lavado há dezenas de dias. Sim, ainda é aquele cheiro familiar. Na atual crise econômica, o agente desgrenhado prestes a deixar o emprego, sofrendo todo tipo de ostracismo e ainda sem vontade de desistir desse trabalho institucional, é obviamente muito mais real do que o arrojado Ethan Hunt e Bond. A paixão que se foi há muito tempo pertence às lembranças do Muro de Berlim e da Stasi, e não há nada além de desilusão à nossa frente. Os negócios estão encolhendo, o crescimento é lento e a vida cotidiana do MI5 é marcada por conflitos internos e traições. Como uma agência governamental, o MI5 não está em posição de demitir funcionários e, ao colocar os de baixo desempenho na rua e forçá-los a se demitir por conta própria, eles podem evitar disputas trabalhistas e economizar em indenizações. Até lá, providencie trabalhos humilhantes e faça com que eles cometam seus próprios erros, ou use-os como isca para fisgar adversários políticos em agendas ocultas indecorosas sem a menor consideração por eles. Uma jornada de aprofundamento do caráter, do cinza à glória Essa casa fria é a Slough House cinza em Slow Horses Temporada 3. Os agentes ronin, abandonados por seus senhores, são esses Slough Horses, conhecidos como “streamers”. Os Slow Horses são a cauda de uma lagartixa, jogada para um predador em uma crise para salvar o carro; ou um bode expiatório, que fica na frente do corpo para reduzir os danos colaterais ao assumir a culpa. Informações atrasadas, condições de trabalho precárias, a responsabilidade departamental de pegar o pote e bloquear as setas e a posição marginal de ser varrido a qualquer momento são suas vidas diárias. No mundo de Slow Horses Temporada, a ameaça tradicional de subversão está muito distante, e a política de escritório é a base da comunidade de inteligência. Na primeira temporada, os sequestradores cruéis eram do Reino Unido e os reféns inocentes eram imigrantes do sul da Ásia. Na segunda temporada, a ameaça vinda de fora do país não tem chance de ser concretizada e, na era da pós-verdade, não há mais adversários estrangeiros respeitáveis com o mesmo poder, mas apenas a luz fria de nossas próprias facas nos apunhalando na escuridão. Nas duas primeiras temporadas de Slow Horses Temporada, o MI5 enfrentou problemas que não eram críticos para a sobrevivência da nação, mas sim exercícios de blefe de colegas oficiais que criaram incidentes incendiários para desacreditar oponentes políticos a fim de expandir seu próprio território. Em Slow Horses Temporada 1, a alta cúpula do MI5 encena sua própria inclinação racial para estigmatizar os políticos de direita, mas depois é pega no fogo cruzado e sacrifica os cavalos inferiores para se salvar. O cavalo inferior corre para se proteger e acaba escapando do despejo de seu chefe e tem um momento de descanso nas rachaduras. Na segunda temporada, o confronto da Guerra Fria, que Lamb vem aguardando há anos, acaba sendo uma brincadeira inofensiva, com o agente desertor soviético desamparado atraindo as cobras para fora de suas tocas com o mito do infiltrado consagrado pelo tempo, apenas para ter uma lamentação triste diante do pote de ouro. A vasta, porém astuta, Besta do Leste está em colapso há anos, e o retorno da era de ouro da espionagem é apenas um desejo do veterano Lamb da Guerra Fria. Slow Horses Temporada 2 Em suma, as pessoas que estão agitando essa água estagnada estão fazendo isso para subir um degrau na escada burocrática ou, pelo menos, para derrubar seus oponentes políticos. Não há o bem contra o mal, não há competição ideológica e, com um sistema cognitivo cada vez mais lotado e homogeneizado, o MI5, como qualquer organização dominada por facções, empurra e empurra uns aos outros na mesma lama, sempre em guarda contra a traição de seus colegas e, ao mesmo tempo, sempre pronto para jogar a toalha. Os cavalos inferiores, por outro lado, nunca ganham muito, e não merecem nomes no livro de créditos. A terceira temporada de Streamers não é exceção. Mas também é um pouco diferente. Game of Thrones: Clímax e reviravoltas de ‘Slow Horses Temporada 3 Slow Horses Temporada 3 Diferentemente das preguiçosas duas primeiras temporadas, Slow Horses Temporada 3 começa no limite quando a mulher mais velha e estável e assistente de Lamb, Standish, é sequestrada, e Lamb, que já perdeu dois de seus subordinados nas duas primeiras temporadas, não consegue suportar a ideia de que más notícias aconteçam uma terceira vez. O diretor da terceira temporada mudou de Jeremy Loughlin, que prefere movimentos de câmera, para o relativamente estável Sol Metzstein. A câmera não paira mais para provocar esses homens caídos, e o flerte e as brincadeiras dão lugar a um olhar mais neutro. Os homens de Lamb são transformados de preguiçosos desorganizados em uma equipe até mesmo um pouco eficiente, e o desempenho calmo, mas afiado, de Gary Oldman, como um iceberg, faz com que a transição pareça natural e rápida. Ele ainda não tem escrúpulos em humilhar seus homens, contradizer seus superiores, nunca se reduzir e ainda tem a capacidade de girar facilmente e atingir seus oponentes exatamente onde eles precisam estar. Enquanto isso, a paleta de cores da terceira temporada não é tão escura e sombria como a da primeira temporada, nem … Ler mais

Homem-Aranha: Através do Verso-Aranha O melhor filme de animação do ano?

Homem-Aranha: Através do Verso-Aranha

Homem-Aranha: Através do Verso-Aranha, a sequência vencedora do Oscar do melhor longa-metragem de animação de todos os tempos, é o filme mais alucinante, estiloso e legal já feito. O filme conta a história de Miles, o novo Homem-Aranha, e da Mulher-Aranha, enquanto eles viajam pelo multiverso em uma aventura maior. Ao enfrentar o destino de que todo Homem-Aranha perderá seus pais, Miles promete quebrar a maldição e encontrar seu próprio caminho para o heroísmo. Mas quando essa decisão entra em conflito com a Aliança do Homem-Aranha, liderada pelo Homem-Aranha 2099, uma batalha de Homem-Aranha contra Homem-Aranha está prestes a começar! Como assistir ao filme de animação Homem-Aranha: Através do Verso-Aranha no YouCine O YouCine reúne uma grande variedade de filmes, séries de TV, documentários, programas infantis e muito mais. Homem-Aranha: Através do Verso-Aranha Aventuras no Multiverso Homem-Aranha: Através do Verso-Aranha O filme começa sob o ponto de vista de Gwen, a Aranha, recapitulando o filme anterior em um ritmo acelerado de bateria e com as autorreferências de Gwen, e até mesmo mostrando alguns quadros do que está por vir na próxima história. Talvez você pense nisso como um flashback para Gwen depois de sua experiência com a história do Universo Vertical.  Esse é um universo no estilo aquarela. A aquarela é fluida, as cores são translúcidas e se misturam com a água para dar diferentes efeitos de mistura. Há muitos blocos de cores na imagem, e o tom do fundo e do ambiente também muda de acordo com o estado de espírito de Gwen, o que é uma boa maneira de visualizar o mundo interior de Gwen. Na cena de abertura, quando Gwen sai da banda e entra na cidade e na multidão, toda a cidade está em cores quentes, mas apenas Gwen está com um moletom azul frio, e a sensação de solidão aparece imediatamente. No episódio da conversa de Gwen com seu pai, gradualmente da cena real para o fundo de cor falsa, a imagem é dividida pela grade branca de desenho animado e a distinção entre distante e de perto, cores frias e quentes, mas também para criar uma desconexão espacial e emocional. Até as palavras do pai “me dê um abraço”, Gwen foi imediatamente para o outro lado do quadro, e as cores das duas pessoas começaram a se misturar e se espalhar, demonstrando perfeitamente a fluidez e a transparência da aquarela. Ao mesmo tempo, podemos ver o abutre da Renascença, que está fora de lugar no universo de Gwen. Ele tem a textura de pergaminho, as asas steampunk de um manuscrito de Da Vinci. O ataque se desenrola com “notas” explicativas, notadamente escritas no mesmo estilo canhoto e retroativo dos manuscritos de Da Vinci, o que as torna difíceis de decifrar. (Visualização real no microscópio) O choque de diferentes estilos de desenho é ainda mais evidente no Universo Transverso do que no Universo Paralelo Superior. Homem-Aranha: Através do Verso-Aranha Universo 1610 De volta ao universo do próprio Miles, essa é uma continuação do estilo do filme anterior, com a onipresente onomatopeia dos quadrinhos, subtramas de quadrinhos e imagens ousadas combinadas com um estilo de animação exagerado que, mais uma vez, nos dá uma visão rápida do que está acontecendo. A caracterização de Miles não é o clichê do “garoto rebelde”, mas também é muito mais madura do que no primeiro filme. Na conversa com o orientador educacional, fica claro que ele tem um objetivo claro para seu futuro. O Homem-Aranha, como espectador, diz ao pai para se soltar e deixar seu filho voar. A parte mais tocante do filme é o diálogo entre Miles e sua mãe, que, apesar de saber que Miles está escondendo algo dela, ainda oferece apoio irrestrito ao filho. Tanto o pai quanto a mãe podem ter se expressado de forma diferente, mas ambos deram amor e apoio à pequena aranha negra. Acho que essa também é a razão pela qual Miles desafia corajosamente seu suposto “destino” mais tarde. No entanto, sob o sigilo da identidade do Homem-Aranha, a desconexão espontânea do adolescente com seus pais e o choque de seu amor por eles levam inevitavelmente ao conflito, o que provavelmente faz parte do crescimento. No entanto, no Universo Vertical, o ponto de conflito mudou do Homem-Aranha contra o vilão para Miles contra a Predestinação. A representação do vilão, Spot, ainda é interessante desta vez; sua pele branca está repleta de pontos de tinta preta que têm um efeito de halo dinâmico, fazendo com que o espaço interno desse ponto pareça muito misterioso e inexplicável. Depois de absorver a energia do colisor, a cor preta se espalha e as manchas se transformam em linhas brancas entrelaçadas, literalmente “escurecendo”. Como resultado, o Mancha deixou de ser um vilão bobo da semana para se tornar o nêmesis de Miles e um vilão ameaçador no Verso-Aranha. Homem-Aranha Punk Hobie Brown 138 Universo Gostei tanto do Homem-Aranha Punk que me aprofundei na história da palavra “punk”. A cultura punk, como a conhecemos hoje, começou na década de 1970 no Reino Unido, inicialmente como uma rebelião musical contra as formas estabelecidas de música popular. Gradualmente, o punk se tornou mais diversificado, mas sua mensagem permaneceu subversiva, rebelde e anárquica. Ele se baseou em temas como o enfrentamento dos problemas da sociedade e a opressão das classes mais baixas. A cultura punk era uma mensagem para a sociedade de que nem todo mundo estava indo bem, nem todo mundo era igual. As primeiras roupas punk davam valor estético a objetos do cotidiano, como rasgar roupas e amarrá-las com alfinetes ou tiras, pintar e decorar roupas com tinta, usar sacos de lixo de plástico preto como camisas ou vestidos, usar acessórios como alfinetes de botão, lâminas de barbear etc. e, muitas vezes, usar intencionalmente couro, borracha e vinil nas roupas. Em suma, eles fazem com que seu visual seja extremamente exagerado, debochado e provocativo. Os cenários do Homem-Aranha Punk e até mesmo ele próprio são preenchidos com a sensação de jornais baratos rasgados à mão e as … Ler mais

Babilônia – Um futuro imaginado é um passado imaginado

Babilônia

ssista a Babilônia no YouCine! O YouCine tem uma enorme coleção de filmes, séries de TV, documentários, programas infantis e muitos outros tipos de conteúdo de vídeo. O cinema antes de seu tempo? –O surgimento do cinema comercial Em 1933, o dramaturgo Antoine Aalto, que já foi um escritor esperançoso sobre cinema, publicou “Cinema before its time” (O cinema antes de seu tempo). Aalto publicou o artigo “O cinema está morrendo antes do tempo”. Ele afirmou com desapontamento que o cinema atual oferecia apenas um mundo idiota de imagens, um mundo preso em milhões de retinas. Esse cinema (o filme comercial) substituiu a antiga prática de permitir que o espectador ouvisse seus próprios “gritos de um dos extremos da mente”, “a câmera categoriza e devora a vida, fornece um alimento pronto para as emoções, para a alma, e nos oferece um mundo que acabou e é estéril”. ” (Cinema de arte), na verdade, expressa insatisfação com o cinema dramático. Ele acreditava que todas as eventualidades, o imprevisto, o poético, eram suprimidos no filme dramático. O motivo dessa insatisfação era justamente o fato de Hollywood já ter conquistado o mercado cinematográfico mundial em grande número por meio de filmes dramáticos. O padrão do cinema mundial no início do século XX ainda era dominado pelo monopólio europeu. Naquela época, a base cinematográfica dos Estados Unidos ficava em Nova York, na Costa Leste. O setor cinematográfico era monopolizado por alguns grandes estúdios. O afastamento do centro cultural também permitiu que Hollywood se livrasse efetivamente da influência da arte dominante. Na época, a primeira empresa cinematográfica a chegar a Hollywood produziu um longa-metragem de drama com um investimento de até US$ 110.000, “O Nascimento de uma Nação”, e obteve um enorme sucesso econômico de US$ 20 milhões. Isso foi um duro golpe para o formato de curta-metragem na Costa Leste na época e abriu o cenário do cinema de Hollywood. Os enormes benefícios econômicos atraíram um grande número de talentos do cinema para Hollywood e, desde então, também abriu a era da corrida do ouro “louca” de Hollywood. No início do filme, o diretor usa uma tomada longa de cinco minutos para retratar uma festa que é tão louca quanto era a natureza selvagem de Hollywood na década de 1920. Jack, a estrela de Babilônia, foi um dos primeiros garimpeiros bem-sucedidos. Manny, o garçom, e Nellie, a garota de Nova Jersey, também eram sonhadores nessa época louca. A tecnologia muda a linguagem da arte Quer olhemos para o cinema do ponto de vista artístico ou comercial, o filme em si é uma categoria de arte impulsionada pela tecnologia. Em comparação com as formas de arte tradicionais, como romances e pinturas, o desenvolvimento do cinema está intrinsecamente ligado aos avanços tecnológicos. Ao mesmo tempo, o filme, como representante da arte reproduzível, também é uma desconstrução dos valores tradicionais. Ele trouxe para os olhos do público a arte que antes era reservada à aristocracia. Como Jack diz no filme durante uma briga com sua esposa, estrela da Broadway, “O que estou fazendo significa muito para milhões de pessoas, e meus pais não tinham dinheiro nem educação para entrar em um teatro da Broadway. Então, eles foram para o vaudeville, foram para o Five Cent Theatre. Sabe, há algo fascinante nessas coisas também. As coisas que aconteciam na tela faziam sentido, talvez não para você que nasceu em uma torre de marfim, mas faziam sentido para as pessoas na vida real.” Isso só mostra a presença revolucionária do cinema no início do século XX. Embora o cinema fosse revolucionário em termos de forma, em termos de conteúdo ele tendia mais para os valores tradicionais. Até hoje é fácil perceber que a narrativa do cinema hollywoodiano sempre se desenrola do ângulo mais bizarro e para no lugar mais lógico. Em Babilônia, Jack e Nellie desempenham papéis muito mais conservadores do que os de suas vidas. A dupla retorna ao set de filmagem com uma ressaca após a festa de abertura. Boa parte do filme mostra Nellie tentando pegar carona no caminho rápido para os filmes falados, mas as contradições das circunstâncias, as contradições de ser ela mesma ou de se tornar um brinquedo, tudo conspira para deixá-la fora de sintonia com a nova era. Isso claramente não é resultado do desperdício da indústria da dupla com a alienação ou da depravação induzida pelas drogas de Nellie, mas sim do fato de que a tecnologia não é apenas uma máquina e um dispositivo, é um ambiente. O desenvolvimento da tecnologia é como a mudança do ambiente, imparável, toda revolução tecnológica trará novas tempestades, novas pessoas riem e pessoas velhas choram. O futuro imaginado de Babilônia é um passado imaginado Quando o filme de Babilônia termina, Manny está de volta à frente da tela como testemunha de toda uma era de ouro, e o soluço em seus olhos não é mais sobre o envolvimento dele e de Nellie, mas sobre a história deles sendo documentada claramente por essa era de ouro. Ele chorou enquanto o clássico “Singin’ in the Rain” tocava no teatro lotado. Um primeiro vislumbre do motivo pelo qual o diretor fez esse filme também pode ser visto em suas obras-primas “The Exploding Drummer” e “Lovejoy”. O amor do diretor pelo clássico gênero hollywoodiano de filmes de música e dança também mostra um pouco da nostalgia do diretor Damien Chazelle. A nostalgia de Chazelle. A nostalgia acontece com todos nós. Li um livro anteriormente que dizia que há três condições para que a nostalgia ocorra. Em primeiro lugar, é preciso que haja um tempo linear. Em segundo lugar, a transcendência é necessária, ou seja, o momento presente é deficiente. Terceiro, a falsidade artificial do passado está presente na perspectiva existencial e material. (Se uma sociedade abandona por completo suas tecnologias antigas e obsoletas, jogando fora impiedosamente o efêmero e o fugaz, sobrescrevendo com confiança o acúmulo de desenvolvimentos das gerações anteriores, faltam objetos materiais sobre os quais construir a nostalgia). Em Babilônia, o diretor passa três horas … Ler mais

Um momento no tempo fica parado em Oppenheimer

Oppenheimer

Assista ao filme clássico de 2023 Oppenheimer no YouCine! O YouCine tem uma enorme coleção de filmes, programas de TV, documentários, programas infantis e muitos outros tipos de conteúdo de vídeo. Isso significa que os usuários podem desfrutar de entretenimento de todos os gêneros e assuntos na mesma plataforma. J. Robert Oppenheimer, o pai da bomba atômica e o homem que mudou o farol do mundo, é o homem cuja vida o diretor Christopher Nolan transformou em um filme biográfico de três horas, Oppenheimer, que explora a linha entre ciência, moralidade e política. Oppenheimer era um pecador ou um herói? Os filmes de Nolan são todos feitos para a tela grande. Seja Total Recall, Efeito Estelar, a trilogia O Cavaleiro das Trevas ou, nos últimos anos, Dunkirk, Tenet ou Oppenheimer em 2023, a quantidade de conhecimento e informação tornou-se cada vez maior, e ele desafiou constantemente a história, a biografia e a espionagem de vários assuntos e elaborou meticulosamente roteiros e padrões épicos, dominando perfeitamente o meio do filme. O filme dominou o delicado equilíbrio entre comércio e arte e explorou o grande valor da videoarte e do estilo narrativo. Oppenheimer: Agora sou o Grim Reaper, o destruidor de mundos. Por que as pessoas precisam ver a história de Oppenheimer? Desde o nascimento das armas nucleares, o mundo tem se dividido em antes e depois e, do ponto de vista histórico, o desenvolvimento das armas nucleares não se refere apenas ao nascimento de uma nova arma, mas à abertura de um mundo totalmente novo. A biografia original na qual Oppenheimer se baseia, intitulada American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer (Prometeu Americano: O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer), abre o filme com Prometeu roubando o fogo dos deuses e levando-o ao povo. Prometeu rouba o fogo dos deuses e o leva para o povo, sugerindo que Oppenheimer sempre estará carregado de orgulho e pecado, aplaudindo e gritando. Nolan sempre foi conhecido como “o mago do tempo”, o tempo é algo que as pessoas não conseguem realmente entender, mas podem sentir profundamente, por isso vimos o tempo ser cortado em “Memory Jigsaw”, o tempo ser estendido em “Total Initiation”, o tempo ser comprimido em “Interstellar Effect”, o tempo ser fundido em “Operation Dunkirk”, o tempo ser revertido em “TENET” e, em “Oppenheimer”, o tempo é revertido. Oppenheimer é o tempo parado, permanentemente parado, em um momento histórico, em um momento de possibilidade quase zero, em um momento em que Einstein se vira e fecha os olhos. Por meio da controversa audiência de liberação de segurança de Oppenheimer, o filme de Oppenheimer primeiro relaciona sua carreira acadêmica e pesquisa e, em seguida, concentra-se no desenvolvimento de armas nucleares, com Oppenheimer como líder de um grupo de cientistas importantes recrutados para trabalharem juntos na construção da arma secreta definitiva contra os fascistas no Laboratório de Los Alamos, no Novo México, EUA. Eu achava que a explosão do teste da bomba atômica era o clímax do filme, mas não sabia que a última parte era a revelação da verdade. Por trás da enorme escala do Projeto Manhattan, havia um cabo de guerra político que manipulava a ideologia, o que levou Oppenheimer a se tornar um mártir na jihad anticomunista dos Estados Unidos, e é um entrelaçamento chocante e emocionante dos altos e baixos da vida desse “pai da bomba atômica”. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, o momento da detonação, o mundo inteiro como se estivesse prendendo a respiração, uma luz ofuscante chocou tudo, todos nós ignoramos a diferença entre a velocidade do som e a velocidade da luz, alguns segundos de silêncio mortal antes do som ensurdecedor da explosão. Esse momento se tornou uma lembrança que ele tentou esquecer pelo resto da vida, como os rastros deixados pela guerra no coração das pessoas, constantemente emaranhados, constantemente ocorrendo. Com o ponto de vista de Oppenheimer em cores e o de Lewis Strauss (ex-presidente da Comissão de Desenvolvimento Atômico) em preto e branco, Nolan tem o cuidado de oferecer duas perspectivas históricas opostas e, na narrativa introspectiva, o público aprende gradualmente de onde veio a rixa entre os dois homens, mesmo quando a peça teatral Amadeus, de Peter Levin Shaffer, está sendo escrita. Até mesmo o relacionamento entre Wolfgang Amadeus Mozart e Antonio Salieri na produção de Peter Levin Shaffer de Amadeus é uma metáfora para o relacionamento entre uma mente brilhante e sitiada e um homem pequeno e poderoso que o admira e o atormenta. Como você pode ver, enquanto os detentores do poder permanecem para sempre nas sombras, a vida de ninguém pode resistir a um exame minucioso e, muitas vezes, está repleta de erros irreparáveis, mesmo que Oppenheimer tenha contribuído inúmeras horas em alguns níveis. Você pega uma pedra e encontra uma víbora embaixo dela. Por serem filmes biográficos, é difícil para a maioria evitar o tropo do heroísmo e, como se pode ver na trilogia O Cavaleiro das Trevas, Nolan não está negando o heroísmo, mas sim que o heroísmo que as pessoas costumavam aspirar é quase impossível de ser alcançado, mas que o herói merece ser um símbolo disso: “o verdadeiro herói é invisível”. Assim, o Comissário Gordon, que veste um casaco no garotinho, é um herói; o soldado que se esforça para sobreviver à Batalha de Dunquerque, o pescador da frota civil são heróis; Oppenheimer, que se esforça para explorar o desconhecido, também é um herói, incapaz de reprimir seu desejo de explorar um mundo totalmente novo, convencido de que a bomba atômica foi usada para controlar o nazismo e o fascismo, mas, no final, desencadeou um monstro gigante que ninguém conseguia controlar e entregou a fera ao sistema burocrático. Oppenheimer se apega a três elementos centrais: ciência, política e moralidade. A invenção da bomba atômica não é apenas uma revolução científica, mas também está intimamente relacionada à política, e como a realidade é caótica, o trabalho de Nolan sempre foi inseparável dos momentos sombrios da bondade humana, … Ler mais

Taylor Swift: The Eras Tour é a verdadeira rainha do showbiz!

Taylor Swift: The Eras Tour

Veja Taylor Swift: The Eras Tour no YouCine! O YouCine, seu passaporte para explorar o mundo do cinema, tem uma gama diversificada de conteúdo de filmes e televisão para atender a todos os gostos e interesses. O impacto de Taylor Swift: The Eras Tour ‘Taylor Swift: The Eras Tour’. Quão fenomenal é isso? Ultrapassou Star Wars: The Force Awakens no dia da pré-venda com US$ 37 milhões, tornando-se o segundo colocado no total de pré-venda do primeiro dia na América do Norte, atrás de Vingadores 4: Ultimato. Um “filme de show” que não é uma “faixa mainstream” e que vendeu tanto, até mais do que os sucessos de bilheteria de Hollywood, causou um choque no setor. Em 1º de outubro, Beyoncé também anunciou que seu filme de show “Beyoncé: Renaissance” será lançado em dezembro deste ano, juntamente com “Renaissance”, de Taylor Swift. O filme, assim como o de Taylor Swift, será lançado nos cinemas diretamente com a AMC Theatres, ignorando a Sony Pictures, a mesma empresa controladora de sua gravadora Columbia Records. Que tipo de filme é Taylor Swift: The Eras Tour? Em poucas palavras, é uma versão cinematográfica da sexta turnê mundial de Taylor Swift, a The Eras Tour. “A The Eras Tour começou em março deste ano e está programada para fazer 146 shows em cinco continentes antes de terminar no final do próximo ano, com 195 minutos de duração e 44 músicas. É a maior e mais longa turnê de Taylor Swift até hoje, e ela mesma diz que “é uma jornada pelas eras musicais de sua carreira”. Enquanto a turnê norte-americana estava em hiato, a Eras Tour não parou por aí, apenas assumiu uma forma diferente: em agosto, Taylor Swift contratou o diretor Sam Lenzi para gravar e filmar três noites de apresentações em Los Angeles na última etapa da turnê norte-americana, que foram então produzidas por cinco editores, resultando no vídeo de 165 minutos “Taylor Swift: The Eras Tour”, de 165 minutos. O desenvolvimento do filme concerto O conceito de “filme concerto” remonta ao filme “Adventures in Music”, de 1944, que incluía as obras de vários artistas clássicos, como Chopin, Beethoven, Liszt e outros artistas famosos. Em termos de conteúdo, os primeiros filmes de concerto tinham atributos documentais mais fortes e apresentavam uma única forma de música. O verdadeiro clímax dos filmes de concerto ocorreu por volta da década de 1960. Após a Segunda Guerra Mundial, os conceitos sociais globais mudaram drasticamente, impulsionando o surgimento do pensamento progressista, grupos de jovens em busca de liberdade e emancipação, a música carrega a expressão dos jovens, a música pop entrou em um período de ouro, um grande número de músicos coesos para cooperar com as imagens de documentários de festivais de música são bastante populares, por exemplo, “Monterrey Pop Festival”, “Woodstock Festival”. Taylor Swift: The Eras Tour Esse não é um filme de concerto comum, pois envolve Swift, que se transformou em uma das forças culturais mais poderosas do ano passado: suas turnês estão a caminho de se tornarem as primeiras a atingir US$ 1 bilhão em bilheteria, ela injeta milhões de dólares na economia local toda vez que faz uma turnê em uma nova cidade, ela e seus fãs criam tremores de terra equivalentes a pequenos terremotos com o barulho dos shows. Os shows eram tão emocionantes que os fãs relataram sofrer de amnésia depois. O filme como um fenômeno cultural O filme também proporcionou a oportunidade de assistir ao show para os fãs que não puderam ir ao concerto, comprar ou comprar ingressos durante a infame falha no sistema de ingressos da Ticketmaster no outono passado. Eles assistiram à transmissão ao vivo no TikTok com entusiasmo, viram os frequentadores do show trocarem pulseiras da amizade, uma tradição dos shows de Swift, e ficaram extasiados por fazer parte da história da Eras Tour com o filme. “Esse é um grande momento para todos os cinemas”, disseram os analistas de bilheteria. “Em termos de nível de empolgação para esse filme de show, não há precedentes.” Ele observou: “Talvez não tenhamos visto um filme como esse desde os filmes dos Beatles dos anos 60”. A AmC e seus parceiros de subdistribuição fecharam um acordo para exibir Taylor Swift: The Eras Tour em mais de 8.500 salas de cinema em cerca de 100 países. Além dos US$ 100 milhões em pré-vendas em todo o mundo, espera-se que o filme arrecade mais de US$ 100 milhões em sua estreia nos Estados Unidos, uma vez que as receitas de bilheteria sejam levadas em conta. Embora os “filmes de shows” nunca substituam o objetivo dos “shows” – os fãs poderem ouvir seus ídolos “cara a cara” – eles nunca poderão fazer isso com um “filme de show”. Embora os “filmes de shows” nunca substituam o objetivo de um show – em que os fãs podem ouvir seus ídolos cantarem “cara a cara” – eles podem ter um grande potencial à medida que a tecnologia cinematográfica evolui para oferecer um nível mais alto de espetáculo audiovisual. O “filme-concerto” de Taylor Swift, “Taylor Swift: The Eras Tour”, tornou-se um grande sucesso, principalmente porque a própria Taylor Swift é uma superestrela internacional com grande apelo. É por isso que uma parte da bilheteria de $123,5 milhões veio da bilheteria internacional.

The Gramd Budapest Hotel: Amizade e Vida nos Anos de Guerra

The Hotel Gramd Budapeste

The Gramd Budapest Hotel é um filme clássico e peculiar que combina os elementos quase opostos de comédia e suspense, e é tão evocativo quanto um livro ilustrado requintado. Embora Wes Anderson já seja conhecido por seu uso visualmente requintado de cores ousadas e altamente saturadas, cinematografia sem esforço e composições simétricas rigorosas, este artigo se concentra nas implicações narrativas do filme. Assista ao clássico filme O Grande Hotel Budapeste no YouCine! O YouCine tem uma enorme variedade de filmes, séries de TV, documentários, programas infantis e muito mais. Composição simétrica e estrutura narrativa de circuito fechado Em todo o filme The Gramd Budapest Hotel, as quatro narrativas ecoam umas às outras, formando uma estrutura completa de ciclo fechado. O diretor intencionalmente fez uma distinção clara ao mudar o formato: widescreen da Academia para os dias atuais, widescreen 16:9 para os anos sessenta e a proporção padrão predominante na época para os anos trinta. A mudança de quadro é uma maneira apropriada de mostrar a forma do desempenho do protagonista em cada época. Os outros detalhes estão espalhados, mas não são caóticos; o ritmo dos segmentos legendados é muito original e pessoal do diretor. As legendas de rolagem de The Gramd Budapest Hotel têm um toque vintage, dando à história uma sensação distinta de época, assim como a máquina de escrever do filme. A melhor parte é a alternância de tempo e espaço, em que a verdade do passado é entrelaçada com as lembranças do passado contadas muitos anos depois, sublimando o tema. Os personagens ricos e variados são os destaques do filme: o paranoico Gustav, que é rápido e decisivo ao cuidar do hotel, e seu forte senso de responsabilidade, que o leva a pedir aos funcionários na prisão que “mantenham a reputação do Gramd Budapest Hotel viva e bem”. Caracterização do The Gramd Budapest Hotel Em sua vida pessoal, ele nunca se esquece de se divertir, mesmo durante sua prisão, ele ainda pede ao carregador para levar seu perfume favorito; embora pareça ser rigoroso com ZERO, ele nunca despreza esse pobre refugiado que está envolvido na guerra e, no final da história, Gustavo prefere se sacrificar para salvar o carregador, que está com ele desde o início de sua vida. O carregador moreno e magro acaba crescendo e se tornando uma geração de empreendedores, inseparável das palavras e dos ensinamentos do mestre Gustave e de seu próprio caráter, ele é honesto, bondoso e grato, apesar de ter nascido em uma vida miserável, mas nunca desiste da busca pelos sonhos, assim como pelo amor à persistência e à dedicação que fazem com que ele e Gustave alcancem o sucesso. O mundo colorido é enriquecido pelas personalidades únicas de Agatha, a sincera e atenciosa Agatha, o egoísta e sinistro Dmitri, o filho mais velho de Madame D, o assassino desumano e o escritor inteligente e astuto ……. Significado mais profundo e crítica Mesmo com a comédia e o ritmo acelerado de O Grande Hotel Budapeste dominando o filme, é fácil perceber os significados mais profundos que o diretor quis revelar. Em primeiro lugar, o filme critica o egoísmo e a hipocrisia das classes altas que fazem qualquer coisa por dinheiro. O segundo é abraçar a paz! Nas décadas de 20 e 30, a Europa Ocidental não era pacífica, ela foi a mais atingida pela guerra – o filme mostra duas vezes a situação de guerra diretamente. A primeira vez é quando o Mestre e o Discípulo viajam para o funeral da Sra. D. e quase acabam com suas vidas simplesmente porque ZERO não tem documentos decentes. Poupados de serem mortos graças ao resgate de um oficial convidado que havia cuidado deles antes, Gustav lamenta: “Nesse matadouro bárbaro, ainda restam alguns lampejos de civilização que um dia foram conhecidos como ‘humanidade’”. No entanto, a guerra mudou o padrão dos tempos, e a luz da humanidade está desaparecendo gradualmente, deixando para trás apenas as feridas trazidas pela guerra. Quando recebem a ordem de prender Gustav por “roubo e assassinato”, o mesmo oficial que os salvou do perigo anteriormente ocupa o Grand Budapest Hotel, e o tiroteio do confronto final também cobre o hotel sagrado com um véu de sangue. O estacionamento do centeio no final faz com que o final perfeito dê uma guinada para pior – a Blitz de Lutz foi combatida. Era fácil saber que o mundo seria devastado por derramamento de sangue e atrocidades por muito tempo, e rezar por uma luz humanitária tornou-se o credo do autor. No final de The Gramd Budapest Hotel, há um diálogo entre o jovem escritor e o Sr. ZERO: “É porque este é seu último elo com o mundo que se foi? Ou o mundo dele?” “Não, estou fazendo isso em homenagem a Agatha. Na verdade, acho que o mundo dele desapareceu muito antes de ele mesmo entrar nele. Mas ele manteve a ilusão com um glamour extraordinário.” Nós nos perguntamos: por que um rico empresário finalmente preferiria abrir mão de sua propriedade cara em troca do Grand Hotel, há muito tempo desbotado de sua antiga glória e em extrema degradação? O diretor usa as palavras de ZERO para mostrar que ele se preocupa com o amor de sua parceira, mas depois precisa mudar um pouco diante de sua verdadeira inspiração, Zweig. O próprio Zweig foi um escritor judeu que sofreu durante a Segunda Guerra Mundial, e seu desgosto e ódio pela perda do país que tanto amava se tornaram a dor de seus escritos. Certa vez, ele disse: “Nenhum infortúnio meu parece ter me abalado e desanimado tanto quanto a indignidade a que esta cidade foi submetida”. Da mesma forma, as pessoas representadas por Gustave e ZERO viam o majestoso hotel como um lar espiritual, repleto de vida, risos, poesia e o cheiro indelével de perfume. Mas, após a guerra, seu lar espiritual parece ter perdido toda a esperança. Pode-se dizer que o Gramd Budapest Hotel representa uma era em que o espírito de uma civilização europeia perdida parece ter … Ler mais

Depois de 23 anos, Chicken Run2 está aqui!

Chicken Run

Assista a Chicken Run no YouCine! O YouCine é uma plataforma para os amantes do cinema explorarem o mundo do cinema com mais profundidade por meio da interação social e do compartilhamento de informações. Logotipo da sequência de Chicken Run O filme de animação Chicken Run: A New Era of Chicken Nuggets é a sequência da comédia britânica de aventura animada em stop-motion Chicken Run. A Aardman Animations era originalmente conhecida por sua animação em stop-motion de “argila”, e Chicken Run, de 2000, chegou a arrecadar US$ 225 milhões nas bilheterias mundiais, tornando-se o filme de animação em stop-motion de argila de maior bilheteria da história. No passado, a Aardman Animation também anunciou que talvez não fosse possível fazer uma sequência de suas obras clássicas de animação em stop-motion porque sua parceira “Claymation Factory” não estava mais em produção. A notícia deixou os fãs preocupados com a possibilidade de não haver uma sequência, mas parece que a Aardman Animation encontrou uma solução para o problema, que é usar CGI para resolver esse problema. Chicken Run 2: A New Era of Chicken Nuggets é uma coprodução entre a Aardman Animation e a Netflix Animation, e é uma pena que algumas das vozes clássicas em inglês de 23 anos atrás não tenham retornado, mas Chicken Run 2 ainda é uma sequência muito boa que, mais uma vez, leva os espectadores a uma alegre aventura seguindo as galinhas enquanto elas enfrentam novos dilemas. A sequência de Chicken Run 2 basicamente continua de onde seu antecessor parou. Você pode se perguntar se conseguirá entender a continuação se não tiver visto o filme anterior. A resposta é sim, pois há uma pequena recapitulação do enredo do filme anterior logo no início da história da sequência, de modo que o público pode entrar no filme em segundos, conhecendo a configuração dos personagens e a sucessão. Símbolos de uma nova era A premissa da história do enredo de Chicken Run 2 é que as galinhas que escaparam da fazenda maligna na história anterior estão vivendo felizes em uma ilha, e Ginger e Rocky estão dando as boas-vindas à sua nova filha, Molly, até que Ginger começa a perceber que os humanos estão recolhendo as galinhas da ilha e levando-as para um novo local. Isso causa grande preocupação para Ginger, que se lembra de como era a vida infernal na fazenda, por isso Ginger teme pela segurança de todos, especialmente de sua amada filha Molly. No entanto, a própria Molly é uma personagem que sempre quis sair e explorar o mundo além da ilha, portanto, quando Molly é acidentalmente levada para a fazenda, Ginger, como sua mãe, decide resgatá-la. No jogo anterior, Ginger liderou o grupo para escapar da fazenda, mas agora ela precisa liderar o grupo em uma corrida até a fazenda para salvar todas as galinhas! O design da sequência é como um indício da transformação de Ginger, “as galinhas entram ativamente no perigo em vez de fugir dele passivamente”, o que, obviamente, se torna um ponto de vista muito importante na sequência de Chicken Run 2. Porque, no passado, Ginger e as galinhas estavam tentando “fugir da dor”, enquanto na sequência, Ginger escolhe “enfrentar a dor” por Molly, e esse relacionamento entre mãe e filha se torna o foco do enredo da sequência. O relacionamento entre mãe e filha se torna o foco da trama da sequência. Acho que esse é um ótimo design para essa sequência, porque o roteirista e o diretor não apenas consertaram os personagens, mas também acrescentaram mais personagens para elaborar e discutir questões diferentes, para que o público possa sentir a novidade do enredo. Não se trata apenas de uma repetição do conteúdo do filme anterior. Além disso, a Aardman Animation é bastante inteligente, pois é óbvio que, depois de 23 anos, muitos dos fãs do Chicken Run anterior agora são pais, portanto, quando esses fãs do passado relembrarem suas memórias na sequência de Chicken Run 2, muitos deles certamente acompanharão seus filhos para assistirem juntos e, assim, Chicken Run atrairá uma “nova base de clientes”, o que é um projeto muito bom. “Esse é um projeto muito bom, porque as aventuras de Molly e a dedicação de Ginger em proteger sua filha são bem exploradas pelo diretor-escritor ao retratar a profundidade dos papéis de Ginger, Rocky e Molly na trama. Como mãe, com as preocupações e a superproteção da mãe, e como filha, com a rebeldia e a liberdade da filha, a interação entre as duas revela as linhas da história pessoal e a escavação interior das duas personagens. Drama e humor A caracterização de Ginger também é boa, com algumas cenas que remetem à história do jogo anterior, em que Ginger tenta superar seu trauma do passado e luta com seu próprio eu interior durante toda a aventura até se tornar corajosa por sua filha e não fugir como antes. É muito bom que Chicken Run 2 possa ser projetado para transformar as galinhas que escaparam da fazenda com seus pesadelos em uma fazenda novamente, pois é um desafio muito diferente e um símbolo de superação pessoal de demônios e bravura. No que diz respeito ao vilão da sequência, Chicken Run 2 ainda tem o mesmo vilão de seu antecessor, mas o diretor-roteirista retratou o vilão de uma forma mais “evoluída”, simbolizando a maldade e a esperteza da humanidade (especialmente quando o vilão inventa novos truques científicos para lidar com as galinhas que estão esperando para serem abatidas, o público ficará particularmente surpreso com o vilão criado pelos roteiristas, mas, ao mesmo tempo, refletirá sobre a crueldade da humanidade), e isso desencadeará a dificuldade e o perigo que as galinhas enfrentam ao enfrentar o desafio. dificuldade e perigo ao enfrentar o desafio. Apelo a diferentes públicos De modo geral, ainda capturando com precisão a mesma fofura e loucura de seu antecessor, Chicken Run 2 é um filme que definitivamente acerta no aspecto nostálgico, e alguns dos esquemas nefastos concebidos no próprio filme são hilários na medida certa … Ler mais

AIR, um filme sobre as origens do AJ

AIR

Assista ao filme AIR no YouCine! O YouCine tem uma enorme biblioteca de conteúdo que abrange uma grande variedade de gêneros, incluindo filmes, programas de TV, eventos esportivos, documentários, programas infantis e muito mais, permitindo que os usuários desfrutem de diferentes áreas de entretenimento a qualquer hora e em qualquer lugar. AIR é repleto da energia contagiante de seu personagem central, Sonny Vaccaro (Matt Damon), que está tentando fechar um negócio que mudará o mundo – ajudar a Nike a contratar o lendário jogador de basquete Michael Jordan. É claro que todos sabiam o final desde o início; o funcionário da Nike foi um sucesso, Michael Jordan fez jus à sua reputação de superstar e a linha de tênis Air Jordan tornou-se um dos tênis mais reconhecidos, mais vendidos e mais obsessivos de todos os tempos. AIR: Negócios que moldaram a história? Então, como contar uma história em que o público já sabe o resultado? É aí que entram os talentos sutis do diretor e astro Ben Affleck. Ele criou um sólido filme de orçamento médio para adultos que mostra exatamente o que roteiristas rigorosos, ótimos atores e trabalhadores experientes dos bastidores podem criar. AIR não é chamativo ou vistoso, não há altos e baixos na direção de seus personagens, muito menos reviravoltas inesperadas; ele conta uma história de forma honesta e autêntica, e há pouquíssimos filmes desse padrão atualmente. Se você gosta de filmes em que o processo supera o resultado e aprecia pessoas obcecadas em fazer o trabalho, ficará encantado com os muitos momentos nos escritórios lotados, nas salas de conferência deprimentes e nos laboratórios exclusivos do filme. Sonny Vaccaro, que é o chefe de marketing da Nike, está tentando colocar a empresa de pé no mundo do basquete. Na década de 1980, a Converse e a Adidas dominavam o esporte, e quase ninguém na NBA queria usar tênis Nike na quadra. Embora as contratações anteriores de Sonny não tivessem sido muito bem-sucedidas, isso não o impediu de querer mudar as coisas, e ele sempre quis encontrar aquele atleta para o qual valesse a pena dar tudo de si. Depois de assistir atentamente a imagens de jogos do novato Michael Jordan, do Chicago Bulls da NBA, na Universidade da Carolina do Norte, Sonny entendeu que Jordan era o futuro do basquete e o futuro da Nike. Embora o Sonny de hoje não pareça diferente de qualquer homem loiro comum de meia-idade, mas quando começou a agir com firmeza para atingir seus próprios objetivos, ele se tornou como o “Espião” do ano no todo-poderoso agente Jason Bourne, esse é o charme do ator, essa é a magia do filme. A fusão do basquete com a cultura da marca Ignorando o processo formal e viajando apenas para a Carolina do Norte, Sonny conhece a família de Jordan, como ele esperava, e Deloris Jordan (Viola Davis), uma mãe orgulhosa que impõe respeito, e Sonny se envolvem em um diálogo informal de intenções. Isso se deve ao fato de a própria Jordan já ter expressado publicamente sua afeição por Adidas. Deloris também não vê como assinar com a Nike seria vantajoso e, justamente quando a conversa poderia terminar sem deixar rastros, como que por providência divina, Sonny improvisa uma frase zen bastante profunda: “Um sapato é apenas um sapato, não significa nada até o dia em que alguém o usa”. A frase impressionou Deloris, que estava disposta a considerar seriamente a possibilidade de uma parceria, mas a Nike precisaria esperar na fila atrás da Adidas e da Converse pelo resultado das negociações de Jordan com elas. Essa citação é o que a AIR quer que você pense. Mas uma citação mais precisa e simples poderia ser: “Um tênis é apenas um tênis e não significa nada até que alguém o comercialize adequadamente”. AIR é mais um filme biográfico de um tênis icônico do que um filme biográfico comercial, e existe firmemente dentro dos anúncios estilizados do Air Jordan criados pela Nike ao longo dos anos e da reverência quase religiosa que bilhões de fãs de basquete em todo o mundo têm por Michael Jordan. Temas inspiradores e de busca de sonhos Phil é o tipo de empresário que assume muitos riscos, reclamando, por um lado, que é muito arriscado e que a diretoria não concorda com isso e, por outro lado, apoiando Sonny em particular para que ele possa ir em frente. Sonny e seus colegas trabalharam horas extras para reunir os pontos principais das conversas e concluíram o protótipo do importantíssimo tênis Air Jordan de 1ª geração, que todos sabiam que seria um sucesso no momento em que o vissem. Então, aquela fatídica reunião começou. Não vamos contar os detalhes da cena aqui, especialmente o monólogo de Sonny, que foi a melhor fala do ano, então deixaremos isso para vocês vivenciarem por si mesmos. Muitas vezes flertamos com discursos apaixonados em filmes que parecem resolver tudo, mas AIR se mostra essencial e perspicaz, é a personificação sincera de todas as paixões de Sonny e permite que todos na sala vejam o valor do que está por vir. AIR é uma história de coragem, sonhos e realizações que vale tudo, sobre como uma empresa potencialmente fracassada apostou alto e ganhou ainda mais; é também uma abordagem muito bem-acabada de um mito empresarial que reuniu duas entidades influentes e gerou uma subcultura, embora sua principal lição fosse apenas tênis após tênis após tênis. Mas “AIR” quer que você se lembre de que um tênis nunca é apenas um tênis, é também uma marca, uma personalidade, um símbolo, uma declaração e uma obra de arte. Se eu tivesse que dizer que há uma falha no AIR, seria o fato de os criadores enfatizarem demais a época. O ano é 1984, e é memorável não por causa de suas intermináveis montagens que marcam o tempo (Band-Aids, anúncios da Apple, Presidente Reagan, Princesa Diana) e música clássica, mas porque foi o ano em que a Nike contratou Michael Jordan. Além disso, em grande parte, o … Ler mais